<div dir="ltr"><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr"><br><div class="gmail_quote">[low priority]<br><br></div><div class="gmail_quote">nice Friday evening reading for you!<br></div><div class="gmail_quote"><br><div dir="auto">
<div><div><a href="http://www.osborne-conant.org/arts_funding.htm" target="_blank">http://www.osborne-conant.org/arts_funding.htm</a><br>
<br></div><div>
                
            <div style="font-family:Palatino,Georgia,Times,'Times New Roman',serif;font-size:19px;line-height:1.4"><h1>Arts Funding: A comparison of American and European Models</h1>
    <p><font>As an American who has lived in Europe for
    the last 24 years, I see on a daily basis how different the American and
    European economic systems are, and how deeply this affects the ways they
    produce, market and perceive art. America advocates supply-side economics,
    small government and free trade – all reflecting a belief that societies
    should minimize government expenditure and maximize deregulated, privatized
    global capitalism. Corporate freedom is considered a direct and analogous
    extension of personal freedom. Europeans, by contrast, hold to mixed
    economies with large social and cultural programs. Governmental spending
    often equals about half the GNP. Europeans argue that an unmitigated
    capitalism creates an isomorphic, corporate-dominated society with reduced
    individual and social options. Americans insist that privatization and the
    marketplace provide greater efficiency than governments. These two economic
    systems have created something of a cultural divide between Europeans and
    Americans.</font></p>
    <p><font>Germany’s public arts funding, for
    example, allows the country to have 23 times more full-time symphony
    orchestras per capita than the United States, and approximately 28 times
    more full-time opera houses. <span><b>[1]</b></span>
    In Europe, publicly funded cultural institutions are used to educate young
    people and this helps to maintain a high level of interest in the arts. In
    America, arts education faces constant cutbacks, which helps reduce
    interest.</font></p>
    <p><b><font>The Rise of Neo-Liberalism As a
    Cultural Paradigm</font></b></p>
    <p><font>The divisions between American and European
    arts-funding models are best understood if one briefly considers the changes
    that have evolved in U.S. economic policy over the last 30 years. Except for
    the military, there has been continual political pressure to reduce
    government. Even though the government’s budgets have continued to
    increase, arts funding has been particularly vulnerable to cuts. By 1997,
    the NEA’s funding was close to half its former high, and has only slowly
    regained some of its lost ground.</font></p>
    <p><font>University of Chicago economist Milton
    Friedman stressed the value of limited taxation and unregulated global
    markets in the 1970s. Many influential members of the political and economic
    elite embraced his views. With Ronald Reagan’s election, Friedman’s
    proposals became established U.S. policy. Friedman’s philosophy of limited
    government and free trade was seen as an extension of Adam Smith’s 18th
    century market-liberalism, and is technically referred to by many economists
    as neo-liberalism. <b></b></font></p>
    <p><font>Some of neo-liberalism’s most important
    tenets are cutting public expenditure for social services such as health
    insurance, education and cultural programs. This is consistent with its
    other policies, such as the deregulation of the market to allow the free
    flow of capital and limit restrictions caused by issues such as
    environmentalism and job safety; privatization of state-owned enterprises
    such as schools, parks, toll highways, hospitals, utilities, and water
    supplies; and the replacement of traditional concepts such as “the public
    good” or “community” with values emphasizing “individual
    responsibility.” (We thus see that in its technical economic meanings,
    neo-liberalism differs from the common American political usage of the term
    “liberal.” Neo-liberalism refers instead to the historical meanings of
    market-liberalism as freed from government intervention or involvement.)</font></p>
    <p><font>In its purest form, America’s
    neo-liberalism would suggest that cultural expression that doesn't fit in
    the marketplace doesn't belong at all. For the arts, the alternative has
    been to maintain a relatively marginalized existence supported by gifts from
    corporations, foundations and the wealthy. A system similar to a marginal
    and elitist cultural plutocracy evolves. This philosophy is almost
    diametrically opposed to the tradition of large public cultural funding
    found in most of Europe’s social democracies.</font></p>
    <p><b><font>The Hip-Con Argument</font></b></p>
    <p><font>Through the influence of neo-liberalism, it
    is becoming increasingly common in America to suggest that classical music
    must enter the market place in order to survive. One of the most interesting
    and nuanced proponents of this view is Greg Sandow, who writes for <i>The
    Wall Street Journal</i>. He argues that classical music must creatively
    accept the structures of the marketplace. He notes that even the fringes of
    the mass market are enormous. If artists can't fit into America’s
    relatively unmitigated capitalist system, they are to be blamed, at least in
    part, for their lack of imagination and relevance. Alternatives, such as
    public funding for the arts, are left largely unmentioned. <span><b>[3]</b></span></font></p>
    <p><font>The general correlations between Mr.
    Sandow’s ideas and neo-liberalism are fairly obvious. Government is to be
    reduced and an unregulated market furthered. His view could also stem from
    his musical background. He worked as a pop music critic for <i>Entertainment
    Weekly</i> before moving to <i>The Wall Street Journal</i>. In his
    writings, he moves freely between pop and classical.</font></p>
    <p><font>The approach of leveling pop and classical
    into the marketplace is both aesthetically hip and financially conservative.
    The younger Wall Street might even define business as an extension of the
    freewheeling, libertarian ethos of rock and roll. In this sense, they might
    be referred to as hip-cons. Rock and roll and its many pop variants are the
    mainstay of the corporate music industry’s income. Rock also accurately
    reflects something of the American business spirit of enterprise and
    freedom.</font></p>
    <p><b><font>The Danger of Conformity in Mass
    Markets</font></b></p>
    <p><font>From its beginnings, rock revolted against
    stifling convention and hypocrisy. Rock, however, is a form of rebellion
    carried by the mass media, which leaves it characterized by internal
    conflicts. Up front we might have a socially rebellious Bruce Springsteen,
    but behind him stands a massive music industry deeply rooted in the Wall
    Street establishment, whose purpose is not to formulate social criticism but
    to make money.</font></p>
    <p><font>Mass media pop is thus distinguished by its
    ability to create a ready, packaged (and often benign) form of social
    criticism that raises protest only within the strictures the mass market
    will accept. This characteristic, however, must be carefully disguised or
    the impression of hipness is weakened. Big business is the dirty secret in
    the background. The current crisis with file sharing is an example of the
    troubles the music industry can have when its business side becomes too
    visible.</font></p>
    <p><font>The best argument for pop music actually
    leading a social rebellion would probably be found in the '60s, but even
    then elements of conformity were apparent. The massive criticism of John
    Lennon’s comment that the Beatles were more popular than Jesus Christ was
    a clear illustration. Antiwar songs and drugs were socially acceptable, but
    presumed insults to Christianity were not. Some recent examples of how pop
    must conform to the strictures of the mass market are Springsteen’s
    backdown from his criticisms of the New York police for brutality, the
    attacks on Sinead O’Conner after her criticisms of the Pope (which
    contributed to the end of her career), the delayed release of Madonna’s
    antiwar album in spite of her carefully parsed image as a fearless rebel,
    and the boycott and burning of the Dixie Chicks’ CDs after their
    criticisms of Bush and the Iraq war.</font></p>
    <p><font>Mass pop thrives on controversy, but it
    must be carefully gauged to create notoriety and not shut down the show.
    More variation exists on the market’s fringes, but the degree is generally
    proportional to the size of the audience. The more unusual the stance or
    music, the smaller the market. The financial viability of the fringe markets
    thus depends on having a limited supply of artists and a specialized public
    for a particular view or aesthetic.</font></p>
    <p><font>The dangers of artists being forced into
    conformity are apparent. Given the volatility of mass markets, Wall Street
    has a very particular ethos. This was clearly summarized by Ray Kroc, one of
    the founders of McDonald's, who was angered by some of his franchises: “We
    have found out ... that we cannot trust some people who are nonconformists.
    We will make conformists out of them in a hurry. ... The organization cannot
    trust the individual; the individual must trust the organization.” The
    very nature of a mass market is conformity in both product and customer. <b></b></font></p>
    <p><font>Mr. Sandow’s suggestion that classical
    composers should tap into the fringes of the pop market is thus interesting,
    but of limited value. The fringes are indeed larger than the usual audience
    for classical music, but they could still only support a limited amount of
    experimental music. The industry is not in a stable condition, the audiences
    would be splintered, and the reactions of the public fickle and highly
    unpredictable, especially for kinds of avant-garde classical music they had
    never even heard before. Tapping into even the fringes of the pop industry
    would likely require elements of conformity that might not suit the wildly
    varied and experimental nature of modern classical music.</font></p>
    <p><font>Even traditional types of classical music
    that have tried to be more commercial are often criticized for their bad
    taste. David Lister, Media and Culture Editor for <i>The Guardian</i>,
    created an interesting summary of some examples:</font></p>
    <blockquote dir="ltr">
      <p><font>"The members of the string quartet
      Bond, who were trained classically, perform in skimpy tops, tight trousers
      and stilettos. Sometimes they are accompanied on stage by nubile dancers
      and a rock band, and play music with a dance beat. British chart compilers
      said their debut album was pop music and banned it from their classical
      chart but it went to the top of the American version."</font></p>
      <p><font>"The 23-year-old violinist
      Vanessa-Mae can probably claim first rights on emerging from the sea in a
      suitably dripping outfit to promote her skills in performing a concerto.
      When still a teenager she used the wet look in one of her early
      promotional videos."</font></p>
      <p><font>"One critic said of Russell Watson
      [a singer]: ‘His ability is reliant on massive amplification, and I very
      much doubt whether he has the stamina (or the desire) to sing an entire
      role in an opera.’"</font></p>
      <p><font>"The 'Gregorian Babes' [to] whom Sir
      Thomas refers to [are] a desperate attempt to manufacture a classical
      version of the Spice Girls. The group went to the top of the classical
      charts, but their medieval madrigals were described by one critic as
      ‘estuary Latin’."</font></p>
    </blockquote>
    <p dir="ltr"><font>In America, the neo-liberal
    paradigm has already given a corporate atmosphere to our culture that is
    stronger than ever before in history, and stronger than in any other country
    in the world. So why are we being asked to go even farther in this
    direction? Generally speaking, if any one system of support for artists
    becomes isomorphic, artistic freedom suffers. Varied systems help guarantee
    freedom of artistic expression. This is why Europeans have a vibrant and
    healthy system of decentralized public funding to provide an alternative to
    the commercialization of culture.</font></p>
    <p dir="ltr"><b><font>The Rise of Crossover and
    Its Hip-Con Public</font></b></p>
    <p dir="ltr"><font>Even though the yuppies of the
    late '70s and '80 never represented a clearly defined movement, they might
    be seen as interesting examples of the hip-con spirit. They were regarded as
    politically conservative and preoccupied with moving toward the centers of
    power – often with little regard for the implications. They were a
    counter-reaction to the far more extreme “tune-in, turn-on, drop-out”
    philosophy of the '60s. The yuppies of Manhattan were often well educated,
    ambitious and intelligent. The “downtown” classical music scene became
    one of the chic places for the more sophisticated to be seen. The stiff,
    incestual establishment serialism of the uptown may have been square and
    alien to many hip-cons, but some of the downtowners were incorporating
    elements of popular music that they could relate to as cool.</font></p>
    <p dir="ltr"><font>For the most part, the downtown
    artists who incorporated elements of pop were not anything like hip-cons.
    They were (and still are) solidly on the political left. They knew they had
    been able to take advantage of the fringes of the mass market, but given the
    diversity of avant-garde musical expression, they generally recognized that
    this model was limited and suited to only a narrow spectrum of modern
    classical music. It was only much later, after neo-liberalism had become
    more established, that their work was used to support an argument that
    classical music should be moved to a stronger market paradigm.</font></p>
    <p dir="ltr"><font>Some of the most notable
    crossover artists were the Bang-On-A-Can All Stars, who rose to prominence
    with programs that included works emulating elements of the tasteful,
    semi-popular new-age music of Brian Eno. Programs by Laurie Anderson, such
    as “Home of the Brave,” were modeled on the format of rock concerts. Her
    song “O Superman” reached No. 2 on the British pop charts. John Zorn
    created collages using television cartoon music that was almost iconographic
    to a generation of young Americans. And the repetitive, rhythmic qualities
    of minimalist composers such as Reich and Glass attracted a generation
    brought up on rock. <b></b></font></p>
    <p dir="ltr"><font>During the '50s and '60s, pop
    music had developed a central place in the American psyche. For the young
    people of the late '70s and '80s, a crossover with experimental forms of
    classical music was simply part of a quintessentially American milieu they
    did not even have to think about. And even though it was not a very
    conscious idea for the young hip-con public, the idea of widening the
    cultural influence of the marketplace fit the neo-liberal spirit that was a
    growing hallmark of the Reagan era. The musicians also seemed to be
    influenced. One of the most important aspects of cultural isomorphism is
    that artists often unconsciously adapt to and employ the larger social
    forces surrounding them.</font></p>
    <p dir="ltr"><font>One of the first writers to note
    the crossover forms being developed by the downtown composers was <i>The
    New York Times</i> music critic John Rockwell, who described some of the
    work in his 1983 book <i>All American Music: Composition in the Late
    Twentieth Century</i>. He later became a program director for Lincoln
    Center’s summer festival. Partially through his influence, some members of
    the downtown began reaching more established midtown publics and a wider
    international audience.</font></p>
    <p dir="ltr"><font>Rockwell noted that once again
    the desire and ability to merge the aesthetic structures of classical and
    commercial was something distinctly American. What neither he nor anyone
    else anticipated, was that the crossover would eventually be used to support
    a claim that classical music and its modern composers should be more
    strongly shifted to the marketplace. Few understood the aesthetic, social,
    and economic implications of the evolving neo-liberal paradigm that was
    making American society and culture more isomorphic than ever. <b></b></font></p>
    <p dir="ltr"><font>Europeans rejected most attempts
    in their own societies to merge commercial and classical music. Their
    cultures are not dominated by the mass media as in America, and they do not
    have the same innate relationship to pop. Given their more extensive
    cultural history and public arts funding, it is not surprising that
    Europeans hung on to (and were burdened by) more complex and historically
    continuous ideas of classical music. And above all, they continued to view
    forms of culture associated with the American mass media and corporatism as
    hegemonistic and potentially isomorphic, regardless of how hip they might
    seem.</font></p>
    <p dir="ltr"><b><font>The Increasing Political
    Division of Europe and America</font></b></p>
    <p dir="ltr"><font>In many respects, neo-liberalism
    is a manifestation of the suspicion toward government traditionally held by
    the American right – an ethos that contrasts strongly with Europe’s
    tradition of social democracies. During the '60s and '70s, however, a number
    of Republicans were still relatively strong supporters of the newly founded
    NEA. Support for the arts was still considered a part of traditional,
    conservative values. As the Republican Party moved increasingly to the
    right, the old cultured libertarian conservatives like Nelson Rockefeller or
    William F. Buckley moved to the background. By the '90s, mainstream
    libertarian conservatism seemed far less sophisticated. A new populist
    version with an openly bigoted crudeness along the lines of Rush Limbaugh
    had evolved. Rock, country western, and a kind of neo-liberal cowboy social
    Darwinism replaced Vivaldi’s “Four Seasons.”</font></p>
    <p dir="ltr"><font>Populist rightwing attacks on
    controversial artists such as Karen Finley, Andres Serrano and Robert
    Mapplethorpe were used to rationalize funding reductions for the NEA.
    Between 1992 and 1996 the agency’s budget was reduced by almost half –
    from $170 million to $97 million. Twenty categories of grants were abolished
    between 1990 and 1995. The Contemporary Arts Center of Cincinnati was
    indicted for pandering obscenity hours after the opening of the photography
    exhibit, <i>Robert Mapplethorpe: The Perfect Moment.</i> In question were
    seven portraits, mostly of sadomasochistic acts. The partisan rhetoric of
    conservative politicians such as North Carolina Senator Jesse Helms raised
    suspicions of intimidation and censorship. And perhaps more important, the
    elimination of entire government agencies was a continuing theme of
    congressional rhetoric under Republican Speaker of the House Newt Gingrich.
    The neo-liberal agenda of reducing government became part of the rationale
    for shutting down Mozart and Shakespeare along with Serrano.</font></p>
    <p dir="ltr"><font>Popular music also moved to meet
    the demands of a newly forming market on the right. Following on types of
    punk that incorporated a kind of tribal masculinism, by the 2000’s Eminem
    even metastasized black male anger into a hip-con white male anger. He
    endorsed, for example, extreme violence against women, but given the
    backlash of the '90s, this was within the strictures of the mass media’s
    pre-packaged forms of protest. These social statements were embraced by the
    music industry because the swing to a crude and somewhat bigoted form of
    libertarianism had made them widely accepted and provided the basis for a
    mass market. The racist implications in some of Eminem’s most recently
    revealed statements, however, are not widely accepted. We thus saw the
    industry that supports him quickly backpedaling.</font></p>
    <p><font>Due to its internal tensions, being a
    hip-con became an increasingly difficult balancing act. White racial
    resentment, for example, is still difficult to define as hip. The hip-cons
    seemed to divide into two groups, one along the older yuppie model, and the
    newer along Eminem’s mean-right pattern. As early as 1992, many hip-cons
    had moved toward the saxophone-playing Bill Clinton and his more moderate
    conservatism, which included a crack down on crime. By the end of
    Clinton’s second term, 13% of all African-American men could not vote
    because they were in prison or had criminal records. The people whose music
    had laid the original foundations for hippness were still strongly
    disenfranchised and vast numbers were still living in poverty and
    degradation.<br>
    <br>
    After twenty years of neo-liberal Reaganomics, the political and cultural
    landscapes of Europe and America were farther apart than ever. The long-term
    forms of social democracy that Europeans might have used to approach the
    problems of massive racial ghettos could not even be considered. Hillary
    Clinton’s campaign for national health insurance -- which is a mainstay of
    European social policy -- failed miserably. George W. Bush was elected, and
    the <a href="http://dot.com" target="_blank">dot.com</a> economy collapsed. Fueled by recession, state governments began
    to slash or entirely eliminate arts budgets. America’s cultural
    institutions struggled to survive, many of them running up large deficits.
    The new American administration, which embraced neo-liberalism to an
    unprecedented degree, jeered at its traditional allies as “old
    Europe.” <br>
    <br>
    <b>An American Culture of Rationalization</b><br>
    <br>
    With subtle psychological shifts that are almost impossible to deconstruct,
    the conflicted hip-con ethos of America became an increasingly complex
    network of rationalizations. The Prez plays the sax, so we’re still hip,
    aren’t we? If we listen to both Springsteen and Schönberg we must be
    egalitarian, right? Even white guys can rap, can’t they? Inside of 20
    years we went from Miles Davis making obscene gestures to his white public,
    to a buttoned-down Wynton Marsalis playing in Lincoln Center. Many of
    jazz’s greats earlier in the century were firmly embraced by the white
    establishment, and not all jazz comes out of a spirit of protest.
    Nevertheless, some critics seemed to feel that the presentation of notably
    conservative jazz in Lincoln Center was another example of the white
    establishment conveniently presenting and appropriating only a specific
    spectrum of black culture. Both pop and jazz seemed to find a place in
    America’s culture of rationalization.<br>
    <br>
    In many respects, hip-cons have come to represent the latest incarnation of
    the classic American ethos of being rebels without a cause. Listening to
    rock gives them a sense of breaking from the bourgeois middle and rejecting
    conformity to a system that is often vacuous and morally conflicted. The
    irony that the mass media is one of the largest manifestations of cultural
    isomorphism in the history of humanity is not considered. <br>
    <br>
    In culturally isomorphic societies, thought is less and less likely to move
    outside a pre-configured set of paradigms. In the 20th century, for example,
    we saw a culturally isomorphic essentialization of art in the "Gleichschaltung”
    of the Third Reich, in the Social Realism of the East Block, in the
    “Cultural Revolution” of Maoist China, and to an increasing extent in
    the mass media commercialization of culture in America. <span><b>[7]
    </b></span>Like the political divisions of the 20th century, these aesthetic
    orthodoxies reduced human expression to systemic concepts that tend toward
    the formulaic and reductionist. Since narrowed perspectives make it
    difficult to confront aspects of reality, a culture of self-referential
    rationalization evolves. <br>
    <br>
    <b>The European’s Defense of Communal Identity</b><br>
    <br>
    So where does this leave the European view of America and its arts funding
    models today? To answer, it is important to note that continental Europeans
    often regard American music as a type of exotica – an art that embodies a
    radical departure from their own traditions. In Germany, for example, Ives,
    Bernstein, Cage, Reich, and laptop improvisers fit their desired image of
    the American spirit. Composers more in line with Germany’s still dominant
    forms of complex modernism, like Carter and Babbit, remain much less
    appreciated and performed. <br>
    <br>
    Europeans thus especially appreciate the crossover forms that have become an
    American specialty, but they reject the argument that a commercial paradigm
    is an appropriate funding model for classical music. They question the
    breezily hip tones that tell us classical music must become commercially
    viable or go extinct. Rock or die? Is that the only real alternative? What
    does that mean for artistic integrity and the autonomy of human
    expression? <br>
    <br>
    In the spirit of their mixed economies, Europeans would argue that many
    forms of artistic expression cannot be positioned or relativised within the
    mass market or its fringes. For them, culture must be communal and
    autonomous. They often see American culture as hegemonistic -- a totalizing
    and destructive assault on the humanistic, cultural and social structures
    they have worked so long and hard to create. <br>
    <br>
    A general sense of the different perspectives concerning communal identity
    can be illustrated with an example now widely discussed in the States. Many
    Americans have seen how corporate-owned strip malls and Wal-Marts have
    deeply affected their cities and towns. The old downtown areas are abandoned
    as customers move to corporate businesses on the edge of town. Communal
    identity and autonomy, which are an important part of cultural expression,
    are replaced with a relatively isomorphic corporatism. <br>
    <br>
    Europeans struggle to maintain a different model. Most cities and towns have
    thousand year histories that are reflected in the architectural and other
    cultural treasures of their various municipal centers. They employ zoning
    laws and other regulations, as well as public education, to protect their
    cities from the Wal-Martization that would be caused by embracing
    American-styled neo-liberalism. Europeans have large department stores and
    the occasional K-Mart, but their influence is kept within balance. They
    would consider the losses to their cultural identity caused by corporate
    uniformity to be too great. <br>
    <br>
    Europeans see Hollywood and America’s massive music industry in a similar
    way. They feel these institutions standardize culture into mass markets that
    reduce communal identity. Far from making music even more commercial, the
    European response has been to create a balance with public arts funding. In
    Germany, for example, cities with more than about 100,000 people often have
    a full-time orchestra, opera house, and theater company that are state- and
    municipally owned. A good deal of funding for these groups is set aside for
    new music. Europeans also administer this arts funding locally, and not from
    a remote Federal organization such as the NEA. <span><b>[8]</b></span>
    They are not only the recipients of mass culture; they express themselves
    according to their autonomous, local needs and prerogatives.<br>
    <br>
    As a result, the European view is likely to reject a superficial form of
    postmodernism that presumes to flow with an exaggerated ease from rock to
    Brahms, as if distinctions between the production, marketing, and reception
    of commercial and classical music could be brushed aside. They know that the
    production costs for recording a five-piece rock band are far smaller and
    the audience vastly larger than for a recording of an opera that would
    require 200 to 400 people and reach an audience not even a tenth the size.
    They know that a festival for new orchestral music such as at Donaueschingen
    might have standing-room-only crowds year after year, but that such
    endeavors cannot be designed to make a profit. <span><b>[9]</b></span> <br>
    <br>
    In Germany, classical recordings compete strongly against pop. This is not
    merely a matter of history or coincidence. Europeans use their local public
    cultural institutions to educate their children and this creates a wide
    appreciation for classical music. The popularity is also based on a sense of
    communal pride. They support their local cultural institutions almost like
    they were sports teams. European society illustrates that music education
    leads to forms of creativity and autonomy that are often antithetic to mass
    media. The European view is not based on elitism or a dismissal of popular
    culture, but on an understanding that an unmitigated capitalism is not a
    seamless, all-encompassing paradigm - particularly when it comes to cultural
    expression. <br>
    <br>
    <b>The Loss of Cultural Discourse in Isomorphic Systems</b><br>
    <br>
    Proponents of America’s neo-liberalism claim that alternatives to a
    singular cultural paradigm exist. In reality, the large majority of cultural
    offerings come from Manhattan and a few other cities, even though the
    country has 280 million people. Even the other boroughs of New York City,
    such as the Bronx, Queens, and Staten Island would seem short of cultural
    offerings. And the situation is similar in many of our heartland cities.<br>
    <br>
    International comparisons might illustrate this point. Germany, for example,
    has one full-time, year-round orchestra for every 590,000 people, while the
    United States has one for every 14 million (or 23 times less per capita.)
    Germany has about 80 year-round opera houses, while the U.S., with more than
    three times the population, does not have any. Even the Met only has a
    seven-month season. These numbers mean that larger German cities often have
    several orchestras. Munich has seven full-time, year-round professional
    orchestras, two full-time, year-round opera houses (one with a large
    resident ballet troupe,) as well as two full-time, large, spoken-word
    theaters for a population of only 1.2 million. Berlin has three full-time,
    year-round opera houses, though they may eventually have to close one due to
    the costs of rebuilding the city after reunification. <br>
    <br>
    If America averaged the same ratios per capita as Germany, it would have 485
    full-time, year-round orchestras instead of about 20. If New York City had
    the same number of orchestras per capita as Munich it would have about 45.
    If New York City had the same number of full-time operas as Berlin per
    capita it would have six. Areas such as Queens, Staten Island, and the Bronx
    would be nationally and internationally important cultural centers. The
    reality is somewhat different.<br>
    <br>
    If America’s Northeastern seaboard had the same sort of orchestral
    landscape as Germany, there would be full-time, year-round professional
    orchestras (often in conjunction with opera houses) in Long Island, Newark,
    Jersey City, Trenton, Camden, Philadelphia, Wilmington, Baltimore, New
    Haven, Hartford, Springfield, Providence, and Boston. California would have
    about 60 full-time, year-round professional orchestras. Like Germany, the
    U.S. would suffer from a shortage of good classical musicians. There would
    be little unemployment for these artists. With that much creativity, it is
    unlikely Americans would stick to European repertoire and models. Even with
    half the German ratios, a starkly American musical culture would evolve that
    would likely change history. <br>
    <br>
    It is also essential and informative to place these numbers in the context
    of the dismal social conditions in almost all major American cities, since
    these are areas where classical music would normally thrive. A recent
    article in <i>The New York Times</i>, for example, notes that Philadelphia
    has 14,000 abandoned buildings in a dangerous state of collapse, 31,000
    trash-strewn vacant lots, 60,000 abandoned autos, and has lost 75,000
    citizens in recent years. <b></b>
    Regions such as the south Bronx, Watts, East St. Louis and Detroit, just to
    name a few, show that Philadelphia is hardly an exception. The populations
    living in our dehumanizing ghettos are measured in the tens of millions. It
    seems very likely that the problems with arts funding in America are closely
    related to the same social forces that have caused the country to neglect
    its urban environments. This naturally leaves many Europeans wondering why
    America is so intent on exporting its economic and cultural models. <br>
    <br>
    The problems of arts funding are seldom the topic of genuinely serious and
    sustained political discussion. The cultural and political system has become
    so isomorphic that most Americans do not even consider that alternatives
    could be created to institutions such as network television and Hollywood.
    With only one percent of the military’s $396 billion budget, we could have
    132 opera houses lavishly funded at $30 million apiece. (That much funding
    would put them on par with the best opera houses in the world, and as noted,
    likely lead to forms of expression more distinctly American.) <br>
    <br>
    The same sum could support 264 spoken-word theaters at $15 million each. It
    could subsidize 198 full-time, year round world-class symphony orchestras at
    $20 million each. Or it could give 79,200 composers, painters and sculptors
    a yearly salary of $50,000 each. Remember, that’s only one percent of the
    military budget. Imagine what five percent would do. These examples awaken
    us to the Orwellian realities of our country and how different it could be.
    Given our wealth, talent, and educational resources, we are losing our
    chance to be the Athens of the modern world. <br>
    <br>
    We also see that cultural isomorphism leads to the suppression of political,
    social and cultural discourse. Discussions outside the neo-liberal paradigm
    are becoming increasingly rare. How astounding, for example, that a U.S.
    Senator recently gave a long interview for the American Music Center’s
    webzine, New Music Box, and not one question was asked or comment made about
    the NEA or any other form of public funding for the arts. Europeans would
    find this incomprehensible. <br>
    <br>
    Another example of the loss of intelligent discourse is the discussion
    surrounding the current proposed $18 million increase for the NEA. This sum
    represents only  seven-thousandths of one percent of the proposed 2005
    U.S. budget, a number almost too infinitesimal to comprehend. And yet the
    topic is once again being opportunistically exploited as a political
    battering ram.<br>
    <br>
    In Europe, by contrast, funding for the arts is a central platform of every
    major political party. Lively and varied artistic expression is considered
    one of the most important forums for national discourse. Politicians
    literally search for opportunities to speak about the arts because it is
    politically advantageous. The dialog is generally intelligent, meaningful,
    and carefully considered. <br>
    <br>
    <b>Summary and Conclusion</b></font></p>
    <p><font>In review, we see that Europe’s funding
    traditions and models suggest several policies and administrative practices
    Americans might consider:</font></p>
    <blockquote>
      <p><font>1. Europeans use public funding to
      provide alternatives to the marketplace for cultural expression. This
      reinforces freedom of artistic expression and deeply enriches their
      societies. America’s heavy reliance on the market as an arbiter of
      culture sometimes limits our options. Our government spends billions on
      other intellectual spheres, such as education, space exploration and
      scientific research, but we have seriously limited our cultural lives
      through a suspicion toward public arts funding. <br>
      <br>
      2. European politicians avoid attacking the arts for populist and
      opportunistic political gains. This is a taboo that is seldom, if ever,
      broken and the perpetrators generally only discredit themselves. Few
      mainstream European politicians would make remarks such as North Carolina
      Senator Jesse Helms, who said, “The artists and the homosexuals ain’t
      seen nothing yet.” Europeans would find it absurd to eliminate almost
      half of a nation’s arts funding because of two or three marginalized
      avant-garde artists. After the traumas of both fascism and communism,
      Europeans realize how destructive the intimidation of artists is to the
      dignity and cultural identity of society. This no longer happens in
      Europe, and need not happen in America. <br>
      <br>
      3. European arts funding is generally decentralized and administered
      mostly on the state and municipals levels. The NEA’s centralized funding
      makes it an easy target for populist political attacks. Europeans would
      also find it strange for a federal government to fund the arts in any
      specific way because it is so difficult at that level to have direct
      contact with the lives and work of artists and the communities they serve.
      The NEA and the states must continue to develop arts-funding models
      directly connected to cities, towns and regional communities.<br>
      <br>
      4. Europeans use their cultural legacies to establish and assert their
      place in the world, often through extensive cultural diplomacy. American
      politicians should be reminded that Ella Fitzgerald, Leonard Bernstein and
      Louis Armstrong can often accomplish far more than an F-16, and for a tiny
      fraction of the costs, both economic and human. Given our talent,
      educational system, and wealth, we must renew our vision of how brightly
      our cultural light could shine.<br>
      <br>
      5. Europeans combine arts education with the living presence of the
      performing arts within their communities. Classical music is far more
      relevant to young people when performing arts organizations are a highly
      present and esteemed part of their city or region. In America, the nearest
      genuinely professional full-time performing arts organization is often
      hundreds of miles away. America’s children should perceive the arts as
      part of their communities. And our more talented children should be able
      to think of the arts as a realistic career option, just as children in
      Europe do.<br>
      <br>
      6. Even though Europeans often celebrate the lighter classics, they still
      stress classical musical for its inherent strengths. As the American
      Symphony Orchestra League has noted, America has been trying to build
      publics by emphasizing pops (and cross-over) concerts since the 1960s.
      This has had a partially adverse effect through lowering the public’s
      expectations. Superficial programming is also increasingly influencing
      classical music radio stations. Through confidence in classical music’s
      inherent strengths, higher standards and expectations could be awakened.<br>
      <br>
      7. Europeans view the city itself as the greatest and most complete
      expression of the human mind and spirit. Venice, Florence, Rome, Prague,
      Amsterdam, Dresden, Barcelona and Paris, just to name a few, are all
      embued with this ideal. Americans, by contrast, behave almost as if they
      have lost hope in their cities, as if they were dangerous and inhuman
      urban wastelands to be abandoned for the suburbs. This tacit assumption
      has had a profound but largely unrecognized effect on American political
      and cultural discourse. Classical music is one of the most urban of art
      forms. Its status will always be measured by the health and vibrancy of
      our cities. Ultimately, questions of arts funding will only be fully
      resolved when we recognize that the well-being of our cultural and urban
      environments are deeply interdependent.</font></p>
    </blockquote>
    <p><font>Over the long term, these general
    understandings that Europeans have gained over centuries of experience could
    beneficially influence the political and cultural climate in America. It is
    not enough that people have freedom of speech; they must also have
    mechanisms for meaningfully expressing and debating it. Public arts funding
    is deeply valuable because it encourages societies to be diverse,
    intellectually alive, inquisitive and realistic. It furthers the discourse
    societies need to fully express their communal and national identity and
    place it in the rest of the world. It furthers our ability to heal and help.
    It furthers our well-being, freedom of expression, and pursuit of happiness.
    Public arts funding represents the deepest American ideals.</font></p>
    <p><span><font><b><a name="13db6c98ca689edc_13b4702e230d9c5b_1"></a>ENDNOTES</b></font></span></p>
    <ol>
      <li>
        <p><span><font>As
        I note later, the U.S. does not have any year round opera houses. Even
        the Met only has a seven month season, but one can add up the partial
        seasons of the country’s few scattered companies in order to make a
        comparison. I gave the US a very generous estimate.<br>
        </font></span><span><font><a name="13db6c98ca689edc_13b4702e230d9c5b_2"></a>
        <br>
        </font></span></p>
      </li><li>
        <p><span><font>The
        philosopher, John Locke, first proposed the origins of liberalism in the
        17th century. He argued that the purpose of law was to insure human
        rights through limiting the powers of monarchies. In his book, The
        Wealth of Nations, written in 1776, Adam Smith argued for a similar
        abolition of government intervention in the market place. Two forms of
        liberalism evolved: social-liberalism focusing on the protection of
        human rights, and market-liberalism emphasizing laissez-faire
        capitalism. Liberalism flourished in America since it did not have a
        monarchy to suppress it. Among the country’s founders, Thomas
        Jefferson stressed social-liberalism while James Madison stressed
        market-liberalism. In many respects, Madison’s vision prevailed. By
        the end of the 19th century, America was a major industrial power whose
        economy was largely dominated by unregulated monopolies. Huge
        dichotomies existed in the distribution of wealth, unions were
        suppressed, and issues such as job safety and public welfare were almost
        non-existent. <br>
        After the economic collapse of the 1930s, the theories of John Maynard
        Keynes replaced America’s extreme market-liberalism. He argued that
        full employment is necessary for capitalism to grow, and that
        regulations are necessary to curtail abuses of the market. Governments
        and central banks intervened to implement his policies. Roosevelt’s
        social-liberalism was quickly dismantled in the anti-communist
        atmosphere after the Second World War, but social democracy continued in
        Europe and became a deeply embedded aspect of their societies. A brief
        attempt was made to revive social-liberalism under John F. Kennedy, but
        failed. By the 1980s neo-liberalism was accepted policy in the United
        States.<br>
        Even though the social democracies of Europe have been slow to embrace
        neo-liberalism, it is difficult for them to resist due to the
        integration of markets in global capitalism.<br>
        </font></span><span><font><a name="13db6c98ca689edc_13b4702e230d9c5b_3"></a>
        <br>
        </font></span></p>
      </li><li>
        <p><span><font>Mr.
        Sandow’s views are somewhat anti-modernist and reach instead for an
        aesthetic derived from his background in popular music. In his article
        “Access: Denied”, (Symphony, September-October 2003), he criticizes
        modernist music for its lack of accessibility, “Some modernist music
        seems really strange. Twelve-tone music, for example, inevitably […]
        comes off as abstract, creepy, and mechanical. What was Schoenberg
        doing, putting all the notes in arbitrary rows?” In “Why Classical
        Music Needs Rock & Roll” (published on his website), he writes,
        “Today, the musical roots of our culture aren't in folk songs. They're
        in rock, country, rhythm and blues -- the entire range of musical styles
        that typify pop music in the rock & roll era (even rap). Classical
        music won't seem natural in America until both composition and
        performance reflect that obvious fact.” In “Noise in New York”
        (Wall Street Journal, October 30, 2003), he praises the Bang On A Can
        All-Stars who employ crossover elements from pop music. He describes the
        music of Michael Gordon and suggests, “A lot of people who've never
        heard this music would surely love it -- people, to start with, who
        listen to alternative pop. But how can they be reached? The future of
        classical composition might hang, at least in part, on the answer.”
        And in his article, “I’m Wolfgang, And I’ll Be Your Composer”
        (Wall Street Journal, August 27, 2002) he even suggests restaurants
        might hire classical composers to write background dinner music. <br>
        </font></span><span><font><a name="13db6c98ca689edc_13b4702e230d9c5b_4"></a>
        <br>
        </font></span></p>
      </li><li>
        <p><span><font>This
        does not mean that the music industry is alone in forcing artists to
        compromise their integrity. Academic composers often face an oppressive
        tenure system that is just as bad. And the European system of public
        funding is laden with officials who often exercise very narrow biases
        and insiderism in their tastes and opinions. <br>
        <a name="13db6c98ca689edc_13b4702e230d9c5b_5"></a>
        <br>
        </font></span></p>
      </li><li>
        <p><span><font>The
        uptown response, which came to fruition a little later, was in some
        sense a kind of neo-romantic music. By the mid 70s, George Rochberg
        championed a return to an early Schoenbergian chromatic tonality. John
        Corgliano was already gaining recognition, but was still held in strong
        contempt by the deeply established serial community. It wasn’t until
        the late 80s that representatives of these trends began to take the
        composition chairs at institutions such as Juilliard and win the uptown
        oriented Pulitzer Prize. Though they embraced a newfound relationship
        with the public, these composers did not aspire to the same kind of
        commercial crossover as many of the downtown composers. <br>
        </font></span><span><font><a name="13db6c98ca689edc_13b4702e230d9c5b_6"></a>
        <br>
        </font></span></p>
      </li><li>
        <p><span><font>These
        arguments were analogous with the way postmodern theory was later
        exploited. Some of the French theorists who developed postmodernism
        ultimately rejected many of its manifestations in America. From the
        outset, they felt America is deconstructive by its very nature. They
        felt the conscious and faddish use of postmodernism in the States
        sometimes led to simplistic rationalizations of superficial, provincial
        eclecticism. Perhaps it also contributed to neo-liberal justifications
        of placing art more exclusively in the marketplace.<br>
        <a name="13db6c98ca689edc_13b4702e230d9c5b_7"></a>
        <br>
        </font></span></p>
      </li><li>
        <p><span><font>In
        an earlier article, “Symphony Orchestras and Artist-Prophets: Cultural
        Isomorphism and the Allocation of Power in Music.” Leonardo Music
        Journal 9 (1999): 69-76, I have defined cultural isomorphism as a social
        order where artistic expression is strongly shaped by conditions such as
        a totalizing economic system, religious fundamentalism,
        hyper-nationalism, or a dominating state of affairs such as long term
        war. <br>
        </font></span><span><font><a name="13db6c98ca689edc_13b4702e230d9c5b_8"></a>
        <br>
        </font></span></p>
      </li><li>
        <p><span><font>This
        is not to say that a federal arts funding system is unnecessary,
        especially in America where a consensus for supporting the arts still
        needs to be built. As Dana Gioa, the director of the NEA has said,
        "On a broader and less pecuniary basis, the importance of the arts
        endowment is to articulate from a national perspective a compelling and
        inclusive message of the importance of arts funding. The most effective
        way to build a case really comes from the national level. Otherwise, the
        individual states really are left without an umbrella of support."
        The funding, however, will become most meaningful when people learn to
        administer it mostly on municipal and state levels.<br>
        <a name="13db6c98ca689edc_13b4702e230d9c5b_9"></a>
        <br>
        </font></span></p>
      </li><li>
        <p><span><font>Germany
        has been able to maintain its public arts funding even though
        unification expanded its population by 25 percent, and with people who
        had virtually no economic infrastructure left.<br>
        <a name="13db6c98ca689edc_13b4702e230d9c5b_10"></a>
        <br>
        </font></span></p>
      </li><li>
        <p><span><font>"Philadelphia's
        Mayor Seeks to Expand City's Revival," New York Times_, April 30,
        2001. <br>
        <br>
        </font></span></p>
      </li>
    </ol>
    <p align="center"><font><b>Back to
    Page <a href="http://www.artsjournal.com/artswatch/20040218-11320.shtml" target="_blank">I,</a>  
    <a href="http://www.artsjournal.com/artswatch/osborne2.shtml" target="_blank">II</a></b></font></p>
    <p><span><font><b>SOME
    ADDITIONAL READING<a name="13db6c98ca689edc_13b4702e230d9c5b_additional"></a></b><br>
    <br>
    <b>Website of the National Endowment for the Arts.</b><br>
    <a href="http://www.nea.gov/" target="_blank">http://www.nea.gov/</a> <br>
    <br>
    <b>Website of the National Assembly of State Arts Agencies.</b><br>
    <a href="http://www.nasaa-arts.org/" target="_blank">http://www.nasaa-arts.org/</a> <br>
    <br>
    <b>Melinda Whiting, “Renaissance Man Dana Gioia Brings Broad Interests and
    a Business Background to the NEA” </b><i>Symphony</i> (July/August 2003)
    [An excellent interview with the director of the NEA in the journal of the
    American Symphony Orchestra League. Among other things, he discusses the
    Europeans’ sense of cultural patrimony.]<br>
    <a href="http://www.symphony.org/news/room/03ja_greenroom.shtml" target="_blank">http://www.symphony.org/news/room/03ja_greenroom.shtml</a> <br>
    <br>
    <b>Roger Armbrust and Leonard Jacobs, “Arts' 2003 Funding Struggles
    Shift: <br>
    States Replace NEA in Cutting Monies for Culture;</b> DCA Funds Fall”
    [Useful statistical information about the loss of state arts funding.]<br>
    <i>Backstage</i> (December 30, 2003).<br>
    <a href="http://www.backstage.com/backstage/news/article_display.jsp?vnu_content_id=2058668" target="_blank">http://www.backstage.com/backstage/news/article_display.jsp?vnu_content_id=2058668</a> <br>
    <br>
    <b>Jackie Demaline, “Mapplethorpe battle changed art world” </b><i>The
    Cincinnati Enquirer</i> (May 21, 2000). [A good discussion of the scandal
    and its affect on the NEA.]<br>
    <a href="http://www.enquirer.com/editions/2000/05/21/loc_mapplethorpe_battle.html" target="_blank">http://www.enquirer.com/editions/2000/05/21/loc_mapplethorpe_battle.html</a> <br>
    <br>
    <b>“The Future of Arts Funding”</b> [Transcription of a distinguished
    panel discussion hosted by the National Arts Journalism Program at Columbia
    University.]<br>
    <a href="http://www.najp.org/publications/occasional/or1.pdf" target="_blank">http://www.najp.org/publications/occasional/or1.pdf</a> <br>
    <br>
    <b>Bang On A Can.</b> [Members of the group interviewed by the American
    Music center discuss their marketing strategies and concepts of
    hippness.] <br>
    <a href="http://www.newmusicbox.org/page.nmbx?id=01fp00" target="_blank">http://www.newmusicbox.org/page.nmbx?id=01fp00</a> <br>
    <br>
    <b>Benjamin R. Barber, “Jihad vs. McWorld” </b><i>The Atlantic Monthly</i>
    (March 1992). [Discusses the cultural and political dangers when both
    regionalism and globalism become excessive.] <a href="http://www.theatlantic.com/politics/foreign/barberf.htm" target="_blank">http://www.theatlantic.com/politics/foreign/barberf.htm</a> <br>
    <br>
    <b>“Arts and Minds.” </b>[A conference on cultural diplomacy amid global
    tensions hosted by the National Arts Journalism Program at Columbia
    University. The site contains several excellent articles that discuss the
    European view of culture and its role in society.]<br>
    <a href="http://www.najp.org/conferences/artsminds/index.htm" target="_blank">http://www.najp.org/conferences/artsminds/index.htm</a> <br>
     <br>
    <b>Elizabeth Martinez and Arnoldo Garcia, “What is Neoliberalism? A Brief
    Definition for Activists” </b>National Network for Immigrant and Refugee
    Rights (January 1, 1997). [A critical discussion of neoliberalism.]<br>
    <a href="http://www.corpwatch.org/issues/PID.jsp?articleid=376" target="_blank">http://www.corpwatch.org/issues/PID.jsp?articleid=376</a> <br>
    <br>
    <b>Nick Gillespie, “Poor Man’s Hero”</b> <i>Reason</i> (December
    2003).<br>
    [An interview with economist Johan Norberg who champions globalization as
    the best hope for the developing world.]<br>
    <a href="http://www.reason.com/0312/fe.ng.poor.shtml" target="_blank">http://www.reason.com/0312/fe.ng.poor.shtml</a>  <br>
    <br>
    <b>J. Bradford DeLong, “Globalization and Neoliberalism”</b> [UC
    Berkeley professor of economics provides a balanced discussion of positive
    and negative aspects of neoliberlism.]<br>
    <a href="http://www.j-bradford-delong.net/Econ_Articles/Reviews/alexkafka.html" target="_blank">http://www.j-bradford-delong.net/Econ_Articles/Reviews/alexkafka.html</a> <br>
    <br>
    <b>Francis Fukuyama, “The End of History?” </b><i>The National Interest</i>
    (Summer 1989). [A highly influential discussion of the victory of western
    market-liberalism and its effects.]<br>
    <a href="http://www.viet-studies.org/EndofHistory.htm" target="_blank">http://www.viet-studies.org/EndofHistory.htm</a> <br>
    <br>
    <b>Stephan Sartarelli, “Where Did Our Love Go? France and
    'Un-Americanism'”</b> <i>The Nation </i>(December 24, 2003). [Provides
    additional perspectives on the growing division between Europe and America.]<br>
    <a href="http://www.thenation.com/doc.mhtml?i=20040112&s=sartarelli" target="_blank">http://www.thenation.com/doc.mhtml?i=20040112&s=sartarelli</a> <br>
    <br>
    <b>Richard Florida, “Bohemia and Economic Geography”</b> <i>Journal of
    Economic Geography</i> (2002). [The underlying hypothesis is that the
    concentration of bohemians in an area creates an environment that attracts
    other types of talented or “high human capital” individuals.]<br>
    <a href="http://ideas.repec.org/a/oup/jecgeo/v2y2002i1p55-71.html" target="_blank">http://ideas.repec.org/a/oup/jecgeo/v2y2002i1p55-71.html</a> 
    </font></span></p>
    <p> </p>
    <p> </p>
    
    <p><span><font><br>
    <u></u><u></u>
    </font></span></p>
    </div></div></div><div><br><br><div>---</div><div><br></div><div>Romy Ilano</div><div>Founder of Snowyla</div><div><a href="http://www.snowyla.com" target="_blank">http://www.snowyla.com</a></div><div><a href="mailto:romy@snowyla.com" target="_blank">romy@snowyla.com</a></div>

</div></div></div><br></div>
</div><br></div>